Konst är forskningsresultat
Konstnären och rektorn för Stockholms konstnärliga högskola Ellen Røed förklarar här sin syn på konstnärlig forskning, och beskriver dess betydelse för kunskapsutvecklingen inom den högre utbildningen. Hennes text är en del i Parabols debattserie om konstnärlig forskning, som pågått sedan i november.
Genom konstnärlig forskning ska de konstnärliga utbildningsinstitutionerna tillägna sig ny kunskap och utveckla sina kunskapsområden. Konstnärlig forskning är alltså avgörande för att säkerställa att konstutbildningen är förankrad i ny, såväl som befintlig, kunskap. Traditionen ska inte bara vidareföras, den ska också utvecklas. Konstnärlig forskning är en förutsättning för högre konstutbildning, precis som forskning är det för högre utbildning inom andra discipliner. Forskning och konstnärlig forskning är därför identifierade som olika men likställda i den svenska högskolelagen.
Konstnärlig forskning är avgörande för att säkerställa att konstutbildningen är förankrad i ny, såväl som befintlig, kunskap.
Detta erkännande i lagstiftningen är mer än en symbolisk gest; det reflekterar samhällets syn på och förtroende för konst som en unik kunskapsform. Den konstnärliga högskolans uppgift blir att ta ansvar för att det konstnärliga tänkandet utvecklas som en del av ett större ekosystem av kunskap, samt att säkerställa förutsättningar för att konsten utvecklas; inte i en ekokammare eller som en isolerad ö, utan som en del av en arkipelag där specifika nyanser och skillnader utgör just de särdrag som förbinder och bildar nya konstellationer.
Hur utför vi så detta mandat att utveckla konst, som kunskap, i dess många flyktiga och performativa former? Hur säkerställer vi att forskning kan bedrivas genom konst i ett utbildningslandskap där så mycket mer trovärdighet investeras i och hämtas från praktiker som är mer transparenta, verifierbara, och explicit artikulerade? Hur skapar vi förutsättningar för forskning genom konstnärlig praktik inom ramen för de krav som ställs på högre utbildning, såsom kvalitetssäkring och forskningsetik? Det här är frågor som är centrala för Stockholms konstnärliga högskola, där den konstnärliga praktiken har ett starkt stöd för att utgöra grunden, både kunskapsteoretiskt och metodologiskt, för forskning.
Konstnärlig forskning utvecklades på de konstnärliga utbildningsinstitutionerna i Europa efter att de genom en rad utbildningsreformer mellan 1970 och 1990 blev erkända som högskolor. Dessförinnan var de fristående konst-, teater-, musik- eller filmskolor. Redan då var den pedagogiska personalen skapande eller utövande konstnärer, alltså konstnärer i ordets bredare betydelse, kulturskapare, som undervisade utifrån sin egen expertis och praktik. Utanför skolan var dessa gärna fortfarande yrkesverksamma, och därigenom kunde de också bidra till utvecklingen av sitt kunskapsområde, genom undersökande och nyskapande praktik. På så vis skiljer sig den konstnärliga forskningen inte så mycket från konst- eller filmskolan i dess traditionella form, och inte heller från andra forskningstraditioner. Det är oerhört viktigt för konstnärlig utbildning att det är konstnärer, kulturskapare, som forskar, och att de gör det genom sin praktik. Att det inte längre enbart är kulturvetare, som konsthistoriker eller filmvetare, som får forska om konst, att det inte enbart ska vara sådan forskning, alltså vetenskaplig, som ska ligga till grund for högre konstutbildning.
Det är oerhört viktigt för konstnärlig utbildning att det är konstnärer, kulturskapare, som forskar, och att de gör det genom sin praktik.
Vid Stockholms konstnärliga högskola utbildar vi dansare, operasångare, regissörer, koreografer, scenografer, filmfotografer, cirkusartister, skådespelare, kostymmakare, med mera. Vi strävar vi efter att skapa ramar och utrymmen där den konstnärliga praktiken kan vara kärnan i forskningens metoder. Både våra doktorander och lärare rekryteras från de professionella fälten, och det finns en uttalad målsättning att forskning ska bedrivas med konstnärliga metoder och spridas genom konstnärliga resultat.
Det innebär att vi förväntar oss att våra lärare baserar sin pedagogik på en aktiv och delad undersökande konstnärlig praktik, som ingår i en diskursiv såväl som praktisk gemenskap. Det innebär att vi förväntar oss att våra doktorander ägnar sig åt skapande som en kärna i sin forskningsmetodik, att vi stödjer dem i att utveckla sin praktik som forskningsmetod, och att vi examinerar med utgångspunkt i konstnärliga resultat såväl som potential att utmana, utvidga eller bidra till utveckling av befintliga praktik- och kunskapsområden.
Konstnärlig forskning ska bedrivas med konstnärliga metoder och spridas genom konstnärliga resultat.
Forskningsbaserad utbildning innebär också att vi utbildar olika former av kulturskapare, alltså konstnärer i ordets bredare betydelse, som skapar, gör konst genom tillvägagångssätt som bygger på nyfikenhet, kollegial diskussion och ifrågasättande. Detta sker både genom själva konstutövandet och genom att reflektera över, artikulera och dela med sig av insikter till kollegor och till fältet.
Hur är då konst annorlunda än annan kunskap? Socialantropologen Tim Ingold har identifierat hur konst utgör ett sätt att veta som sker tillsammans med snarare än genom att man extraherat något från saker eller människor. Att veta är i denna mening ett sätt att färdas tillsammans med, längs linjer som är som livet själv; framväxande, obestämda, icke-linjära, narrativa. För Ingold är det så konst vet, genom att ingå”i de relationer och processer som ger upphov till saker och ting och på det sättet föra in dem i vårt medvetande”, genom “spekulativa och experimentella strävanden, lika mycket inriktade på framtiden som på det förflutna”, men “grundade i noggrann och uppmärksam observation av den levda världen”.1
Konst utgör ett sätt att veta som sker tillsammans med snarare än genom att man extraherat något från saker eller människor.
Konstnärer utvecklar kunskap genom konstnärlig praktik, genom att interagera med, vara i samklang med, och ingå i en form av korrespondens med, världen. Inte bara genom att analysera, tolka, reflektera över eller skriva om. I konst är kunskap något som uppstår i och med världen snarare än om den. Konstnärlig kunskap är situerad, lokal, materialbaserad, unik och inte minst, den överförs inte enbart genom ord, utan genom icke-verbala medel, material, kroppar, och därmed även genom empati och affektiva relationer.
Därför insisterar vi på att ny kunskap, nya metoder, nya sätt att tänka, uppfatta och skapa konst, måste uppstå genom att faktiskt göra konst. Genom innovativt och experimentellt skapande samt kollegial diskurs. Genom att utforska och göra till exempel film på ett sätt som utmanar filmiska konventioner och bidrar till utvecklingen av nya filmspråk, nya bilder, nya dramaturgier, nya filmiska upplevelser och uttryck. Ny teori. Ny estetik. Genom att dela, uppleva, diskutera och utmana varandra.
Filmskapare själva, inte enbart filmvetare, måste få ha ansvar för och mandat till att utveckla sådan kunskap, för film, om film, genom film, som en del av det ekosystem av kunskap som samhället bygger på. Vi måste själva få säkerställa att utbildningen är förankrad i hantverk såväl som i kunskaper och insikter som ligger i fältets framkant och som genereras av till exempel filmfotografer, skådespelare, ljuddesigner eller regissörer, genom deras egen praktik.
Filmskapare själva, inte enbart filmvetare, måste få ha ansvar för och mandat till att utveckla kunskap för film, om film, genom film.
Låt mig ge två exempel på hur konstnärlig forskning kan se ut inom filmområdet på vår skola.
I doktorandprojektet Darkness as Material (2023)undersöker dokumentärfilmaren Mia Engberg mörkret både som material och som metod inom just filmiskt berättande. Hon tar upp olika typer av mörker: mörker i bilden, i biosalongen, i åskådaren och i filmskaparen själv. Projektet hämtar inspiration från Marguerite Duras idé om att döda filmen och utforskar filmens potential att nå det mörker Duras beskrev som “…where we are deaf and blind, and passion is possible”.2 Forskningen manifesteras i två filmer: Hypermoon (2023) och Secrets of the Sun (2023) och åtföljs av essäer sammanställde i en publikation med samma namn.3 För Mia är mörkret en grundläggande del av forskningsmetoden, ett tillstånd som ger utrymme för det som inte helt kan artikuleras men som utvecklas och sprids genom själva mediet. De nya insikterna forskningen genererar behöver filmisk materialitet och sensorisk, affektiv upplevelse för att spridas.
I sitt doktorandprojekt voice under (2023) omprövar filmskaparen Ester Martin Bergsmark dramaturgi som något icke-linjärt och öppet för kollektivt och kroppsligt inflytande. voice under möjliggör en ny form av dramaturgi där hjältens resa ersätts med en mångfald av röster och förnimmelser. Dessa samexisterar och bildar narrativ där dominans ersätts av resonans. voice under manifesteras genom en performativ, kontemplativ visning av en film och en samling essäer som väver ihop Bergsmarks reflektioner kring kroppar, genus, trauma och begär i relation till filmskapande, och som undersöker de möjligheter som uppstår med voice under, till exempel traumaturgi.4
Som vi ser i Mia Engbergs och Ester Martin Bergsmarks forskning bidrar dessa filmskapare aktivt till utvecklingen av film som både undersökning och språk, vilket gör att kunskapsområdet utvidgas inifrån. Båda dessa projekt bygger på det som Darla Crispin, tidigare ansvarig för den konstnärliga forskning på Musikhögskolan i Norge, beskriver som “empatisk kommunikation” – en form av kommunikation som överskrider språket och når publiken genom den omedelbara, personliga och affektiva erfarenheter5. Crispin konstaterar att man inom traditionell forskning ofta misstror empati och personlig insikt, och att forskare förväntas distansera sig från instinktiva reaktioner. Den empatiska överföringen av erfarenheter inom konstnärlig forskning fungerar däremot som en unik form av “forskningsöverförbarhet”.
Darla Crispin skriver: I konstnärlig forskning är den empatiska kommunikationen av information och erfarenheter – och inte bara den “verbalt empatiska” – ett tecken på forskningens överförbarhet, en markör för forskningens innehåll. (Min översättning).
Den vetenskapliga forskaren förväntas uppträda sakligt i sin professionella diskurs, och har en misstro mot insikter som i första hand kommer från instinkt eller känslor.
Den vetenskapliga forskaren förväntas uppträda sakligt i sin professionella diskurs, och har en misstro mot insikter som i första hand kommer från instinkt eller känslor. Konstnärlig forskning utmanar alltså konventionella metoder för “opartisk” kunskapsöverföring genom att engagera publiken genom subjektiva erfarenheter. Denna vilja att synliggöra det som kanske inte är omedelbart “bevisbart” eller “objektivt” är, som Crispin påpekar, det som förvandlar subjektiva upplevelser till former av empatisk kommunikation som ger genklang bortom individen och blir transpersonella. Denna vilja att engagera genom empati, oförutsägbarhet och affekt gör det möjligt för filmforskningen att expandera till områden dit traditionell forskning såsom filmvetenskap inte kan nå. Men den innebär också risktagande.
Risk, enligt Darla Crispin, markerar att något står på spel och hjälper oss att göra den konceptuella vändningen där subjektiv, reflexiv erfarenhet blir transpersonell och kommunicerbar, genom empati och/eller genom mer vetenskapligt hållbara
informationsutbyten.
Som konstnärlig högskola är det vårt ansvar att upprätthålla och aktivt utforska förutsättningarna för denna mycket speciella form av kunskapsöverförbarhet samtidigt som vi säkerställer kvalitet. Denna särskilda form av konstnärlig intelligens utvecklas som en del av ett större ekosystem av kunskap genom ett uthålligt och aktivt engagemang i konstnärlig praktik som forskning, pedagogik och lärande. Frågor om ägandeskap / auteurskap, etik, infrastruktur, öppenhet, exposition och inte minst dokumentation följer och ingår i detta arbete. Dessa är frågor som måste hållas levande och vara en del av den institutionella praktiken.
Som både konstnärer och forskare mycket väl vet utgör risk för misslyckande en unik potential, genom att främja öppenhet för det oförutsedda och oprövade. Det är en grundläggande förutsättning för experimenterande. Risk för misslyckande kan därför i sig betraktas som en generativ kraft, och är en viktig aspekt av både konstnärliga och forskande processer. Det är genom risktagande och omfamnande av osäkerhet som vi upptäcker nya former, idéer och metoder. Inom konsten bidrar misslyckanden också till att destabilisera föreställningar om rätt och fel, och tvinga oss att ifrågasätta vad det innebär att lyckas.
Det är genom risktagande och omfamnande av osäkerhet som vi upptäcker nya former, idéer och metoder.
Kritiskt tänkande, experimenterande, risktagande och kunskapsöverföring har alltid varit kärnan i konstnärlig utbildning. Men insisterandet på konstskapande som en forskningsprocess, som en form av kunskapsproduktion, innebär också nya filosofiska frågor. Den konstnärliga forskningens utveckling har därför följts av en form av kunskapsfilosofi. Genom att långsamt överbrygga den inledande distinktionen mellan konst och forskning, genom att ställa villkor och kriterier för konstnärliga, vetenskapliga och humanistiska metoder och epistemologier mot varandra, har dessa viktiga insatser följt konsten genom de olika stadierna i dess utveckling till forskning. Man har uppmärksammat och noggrant analyserat konst som en särskild form av tänkande, som sker genom båda verbala och icke-verbala praktiker samt det komplexa förhållandet mellan konstverk och reflektion.
Dessa mer filosofiska insatser har varit viktiga för fältet och utvecklingen av den konstnärliga forskningen. Samtidigt har de speglat en traditionell arbetsfördelning där konstnärer gjorde konst och konsthistoriker eller filmvetare formulerade dess betydelse och identifierar dess påverkan. En sådan arbetsfördelning är svår att ändra. Den tydliggörs även i senaste tidens debatt om konstnärlig forskning, efter att Bogdan Szybers underkända doktorandprojekt aktualiserats i filmen Fallet Bogdan (SVT 2024). Den har också synts i samband med diskussion av mer lyckade doktorandprojekt, som till exempel Mia Engbergs. När hennes doktorandprojekt omtalades i medierna diskuterades enbart de resulterande filmerna, och man lät bli att ens nämna forskningsaspekten eller att detta var resultat av konstnärlig forskning.
När Mia Engbergs doktorandprojekt omtalades i medierna diskuterades enbart de resulterande filmerna, men man lät bli att nämna att de var resultat av konstnärlig forskning.
I ett landskap där humaniora, filosofi, filmvetenskap, teatervetenskap och konsthistoria så länge har haft ensamrätt på att utveckla kunskap om konst och kultur genom forskning, är det en utmaning att upprätthålla förtroendet för konst som kunskapsområde. Konst bygger inte på transparens utan på opacitet, inte på representation utan på performativitet, inte på permanens utan på flyktighet. Kunskap förknippas däremot vanligtvis med just transparens, verifierbarhet, och mer explicita former för överföring, till exempel skrivande. Detta skapar förväntningar som lätt kan krocka med konstnärliga uttryck.
Konstnärliga forskare måste också dela och överföra sin kunskap på ett sätt som gör det möjligt för det aktuella kollegiala fältet att känna igen relevans och kvalitet. Som forskare är det konstnärers uppgift att kommunicera den mening och de insikter de har genererat genom sina undersökningar. I detta arbete behövs konstnärliga strategier och referenser, konst, och det behövs någon form av praktikbaserad gemenskap där reflektion och metoder utförs, artikuleras och delas, precis som man behöver det inom kunskapsområden som medicin eller ingenjörskonst. På så sätt påminner konst, som kunskapsområde, mer om naturvetenskap, än om humaniora. Kunskap uppstår och överförs i en diskursiv, praktiserande gemenskap.
De konstnärliga högskolorna utgör en viktig arena för att möjliggöra den diskurs som konstnärlig forskning förutsätter. Utan sådan gemenskap kan konstnärlig forskning bara vara konst, om ens det. Utveckling av tänkande, av förståelse för olika material, processer och resultat sker i erfarenhetsutbyte, i studios, i medielabb och i ateljéer, nära kopplade till praktik, genom praktik, och genom samtal. Dessa är de viktigaste platserna för att dela med sig och för att göra estetiskt tänkande explicit.
En bärande tanke i forskning är att fältet bör kunde ta del av forskningens resultat också i framtiden, när konstnären inte längre är närvarande. Detta har bidragit till en ökad förväntan på dokumentation, och en form av uppdelning mellan praktik och reflektion, i synnerhet på forskarutbildningsnivå. Här är det mycket som står på spel, mellan det flyktiga i konsten och det permanenta i arkivet, mellan kollektivt samtänkande och individuell reflektion, mellan materiell, rumslig eller kroppslig praktik och olika former for dokumentation.
Inom kunskapsfältet litar vi mer på det skrivna ordet än vi gör på flyktiga och performativa uttrycksformer.
I kölvattnet uppstår en risk, att man i forskningsprocessen favoriserar skrivande framför både konstnärlig utövande och de kollegiala samtal där kunskapsöverföring händer.
Skrivande är ett fantastiskt effektivt sätt att dokumentera reflektion. Eftersom skrivandet vanligtvis utförs individuellt erbjuder det också en metod för att lösa upp de komplexa frågor kring auteurskap och upphovsrätt som uppstår i mer kollektiva konstnärliga praktiker, som till exempel dans, film och scenkonst. Skrivande är därför ett viktigt verktyg även i konstnärlig forskning. Det har alltid funnits skrivande konstnärer. Men man riskerar också att förflytta arenan där undersökningen sker mot skrivandet. Det kan innebära att själva tänkandet flyttas bort från det estetiska, kroppsliga, visuella, från det kollegiala utbytet, från studion, labbet, den kollektiva arenan för erfarenhet från det materialbaserade skapandet, till den egna skrivprocessen.
Detta är riskabelt för konstnärliga forskning. Det får konsekvenser för själva kunskapsöverföringen. Inom kunskapsfältet litar vi mer på det skrivna ordet än vi gör på flyktiga och performativa uttrycksformer. Det skrivna har därför mer makt. Det icke-verbala mörkret i Mia Engbergs film, som behöver just film för att uttryckas och överföras, riskerar att försvinna. Konsten riskerar att misstas för stumma objekt som inte räcker till för att kommunicera nya insikter och kan gå miste om sin status i forskningen.
Vi behöver våga lita på konst som kunskap.
Det är därför viktigt att den konstnärliga forskningen inte reproducerar den traditionella arbetsfördelningen mellan konst och humaniora, där det skrivna ordet får rollen att kommunicera forskningens betydelse och innehåll. Vi behöver våga lita på konst som kunskap. Vi behöver också våga lägga fram konstnärliga verk som forskningsresultat. Om konstnärlig forskning reduceras till enbart skrivande riskerar den att förlora sitt primära syfte, att bidra till utvecklingen av konsten, och, inte minst, det blir svårt att bedöma kvalitet såväl som relevans.
Fotnoter
- Ingold, T. (2019). Art and anthropology for a sustainable world. Journal of the Royal Anthropological Institute, 25(4), 659-675. https://doi.org/10.1111/1467-9655.13125[↩]
- Moure, J. (1997) Vers une esthétique du vide au cinema. Editions L’Harmattan.[↩]
- Engberg, M. (2023) Darkness as Material. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auniarts%3Adiva-1585[↩]
- Bergsmark, E. (2023) voice under. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auniarts%3Adiva-1552[↩]
- Crispin, D. (2019), Artistic Research as a Process of Unfolding, Norges musikkhøgskole, https://www.researchcatalogue.net/view/503395/503396 (hämtat den 24/12/15) [↩]